共找到 33 项 “80” 相关结果
Art Criticism in the 20th Century
作者: 沈语冰著
出版社:中国美术学院出版社,2003
简介: 理论界流行着这样的见解:20世纪乃“批评的世纪”。单从一波接一波风起云涌的批评理论[critical theories]而言,这种说法似乎并不夸张。从上世纪初的英美新批评、俄国形式主义、精神分析学派,到上世纪中叶的结构主义、新结构主义、女权主义、新马克思主义,再到世纪末的新历史主义与后殖民文化批评,批评理论在20世纪的人文学科中确乎风光无限。即就视觉艺术批评来说,与上个世纪潮流迭起的艺术运动一样,艺术批评同样充满了精彩纷呈的景观:阿波利奈尔[Apollinaire]、罗杰·弗莱[Roger Fry]、本雅明[Walter Benjamin]、赫伯特·里德[Herbe rt Read]、克莱门特·格林伯格[ClemenlGreenberg]、阿尔法雷德·巴尔[Alfred Barr]、哈罗德·罗森伯格[Harold Rosenberg]、约翰·伯格[John Berger]、波普艺术批评家群体、查尔斯·詹克斯[Charles Jencks]、奥利瓦EOliwa]、阿瑟·邓托[Arthur Danto]、汉斯·贝尔廷[Hans Belting]、罗莎琳·克劳斯[Rosalind Krauss]、彼得·贝格尔[Peter Burger]、加布利克[Suzi Gablik]、胡伊森[Huyssen]、T.J.克拉克[T.J.Clark]、麦克尔·弗莱德[Michael Fried]、西尔盖·吉博[Serge Guibaut]、唐纳德·库斯比特[Danald Kusbit]、希尔顿·克莱默[Hilton Kramer]、斯蒂芬·莫拉夫斯基[Stefan Morawski]以及,或许是上世纪最伟大的批评家泰奥多·阿多诺[Theodor Adorno]。 然而,这些批评家及其理论在中国的命运却大不相同。当国内支学批评界对上世纪的各种文学批评理论如数家珍的时候,上述艺术批评家当中的许多人在国内艺术批评界甚至闻所未闻。艺术史向来被认为是本国史学中最弱的学科之一,而艺术批评理论的匮乏无疑加剧了它的不堪。上世纪最著名的艺术批评史家文丘利[Venturi]曾经断言:一切艺术史都是批评史,因为艺术史中对作品的描述、解释与评价无不涉及艺术批评,或者不妨说就是批评的任务。20世纪下半叶对西方艺术史的不满程度,可以从欧美各国质疑艺术史的方法论基础的出版物的持续升温这一事实中见出。可以这样说,批评理论的迅速发展已经改变了艺才史的方向。相应地,它的缺失也就成了国内艺术史学科的重灾区。 批评家作为现代艺术潮流的孵化者、报导者、仲裁者甚至制造者,早已被公认为当代艺术动力机制中的关键。试想一下这些批评家在催化与帮助人们理解那些艺术运动中的角色:弗莱之于后印象派、阿波利奈尔之于立体派、格林伯格之于抽象表现主义。也许,我们可以援引美国艺术批评家库斯比特的观点作为我们对艺术批评的一般性质的初步认知。他认为,艺术批评家的角色经常是悖谬的。因为当艺术品还很新鲜和怪异时,他就率先,常常是最鲜活地做出反应,并且初步向我们解释它的意义。然而,他的反应又常常不很全面,因为这样的艺术品还没有被广泛地体验过:作品尚未有一个历史,一个据此可以解释“文本”的语境。当批评家将艺术品当作一个当下产品来遭遇时,它还缺乏历史“负载”。事实上,批评家的部分工作就是要在历史的法庭上赢得胜诉。这就是为什么,正如波德莱尔所说,批评家经常是一个对艺术品“充满激情和党派性的观察家”,而不是对其价值做出无翻害的判断的裁判员的原因。正因为它的当代性,他扮演着鼓动家的角色,只能从作品本身的角度来处理整个案子。对敏感的批评家来说,作品始终让他感到惊异,而他则始终对它保持热度。他会让未来的历史家们去处理诸如解剖艺术品——到那时,它通常已被假定有一个公认的意义一一之类的事情。 然而,批评家当下的观点常常成为有关该作品的本质特征的基本评价。批评家的反应,如果说不是所有未来解释的范型,至少是所有未来解释的条件。他的关注是作品进入历史的门票。现代批评家权力的标志,就是他对新艺术的命名。比如,路易斯·沃塞尔[LouisVauxcelles]的标签“野兽派”和“立体派”就曾大大地影响了人们对这些风格的理解。通过命名,这些艺术品对未来的人们来说就被赋予了某种本质特征。而且,只不过以“符号圈地运动”[Semioticenclave]——借用乌贝托·埃科[Unberto Eco]的术语一一作为开端的理解,成了话语构型的一整套语言,并且开创了各种观点的全部氛围。说白了,其责任是重大的。格林伯格有一回曾写道,批判性地趋近艺术品的最佳时机是当它的新颖性已经逝去而它自身却尚未成为历史之时。然而,正是在这一时刻,艺术品的阐释最是未曾得到解决,最是易受攻击的时候;也是在这样的时刻,批评家以即席命名的形式所作的当机立断,能够一劳永逸地封存它的命运。因此,正如奥斯卡·王尔德[Oscar Wilde]在《作为艺术家的批评家》[Critics as Artists]当中所说的那样,批评对艺术至关重要;批评把握、保存、培育、提升艺术。 由于对批评的效验估计不足,也由于对欧美上百年的现代艺术批评缺乏起码的参照,国内艺术批评多少尚处于黑暗中摸索阶段。最近10年来,虽有不少西方当代艺术材料被介绍进来,但是,令人遗憾的是,甚至介绍者本人对这些材料也不甚了了(国内乱轰轰的后现代主义理论研究即是明证),或者以一种绕口令般的伶牙利齿在美术界捣浆糊,使本来严肃的学术工作往往成为一场混仗。于是,甚至出现了——据说流行于美术学院——“西方艺术没有什么,他们要等到塞尚以后才有文人画”之类的荒谬绝伦的观点。如果说本书有什么主题的话,那么其中之一肯定是对这种观点的批评。正当我们奋力抵抗所谓的“西方中心主义”的时候,曾几何时,中国中心主义早已偷偷地从后门溜回来了。事实上,它又何曾从我们泱泱大国五千年文明的“中国”血液中离开过?将艺术界(包括艺术教育界)观念的混淆单纯地归结为缺乏真正意义上的艺术批评(因为批评的原义之一就是“辨析”,亦即使观念尽可能清晰地得到表达),可能失之简单。但是,对西方艺术批评的漠视与无知,已经让我们的学生吃足了苦头。 后果之一便是今日中国艺术走向了两个——至少在我看来——毫无希望的极端。在一极,艺术成了一种单纯的笔墨游戏与自娱自乐,一群与当下感性毫不相关的文人雅玩或匠人的玩意见。这类所谓的画家像龟缩在洞穴中的爬行类动物,固执而有耐心地蛰伏在他们的弹丸之地,他们坚固的硬壳足以抵挡任何来自外界的风雨的骚扰,社会的转型、生活的演化、感受性的变迁、审美观念的变化,在他们看来都是毫无意义的东西,或者干脆是不存在的。其理论依据据说来自丹尼尔·贝尔[Daniel Bell]的文化矛盾学说,一种认为在经济一技术、政治一社会与审美一文化之间有着不同步的结构的观点。问题在于,在贝尔那里只是一种“事实”[fact]的描述(还是相互“矛盾”的事实),到了中国的文化保守主义者那里却成了一种可以遵照无误的“规范”[norm]。另一种理论据说是波普尔[Karl Popper]的“问题情境”,学说与贡布里希[E.Gombrich]的“图式理论”,一利认为艺术史的风格是艺术家在一定的情境中解决艺术问题的结果的思想。在这儿,波普尔的多样性的“问题情境”被许多人还原为单纯的“形式问题”,而在贡布里希那里是如此丰富而多层次的“趣味逻辑”则被简化为纯粹的“程式与匹配”的“形式课题”(好像贡布里希从来没有关心过趣味的变化似的)。 文化保守主义者的另一个理由据说来自“对20世纪中国艺术史逻辑的观照”。在他们的观照中,20世纪的所谓“三大艺术思潮”,即主张水墨画西化的徐悲鸿与主张中西融合的林风眠都或多或少地失败了,唯独主张“拉开中西绘画距离、各自迈向各自高峰”的潘天寿取得了伟大的成功,并与吴昌硕、黄宾虹、齐白石一道,成为20世纪中国艺术史上最伟岸的大师。本书作者无意否定上述诸人的成就,对诸大师之间(包括徐、林在内)的排队问题也丝毫不感兴趣。我想指出的只是这样一个从未或很少处在人们反思范围中的事实:即20世纪30至40年代的中国现代艺术(特别是在上海)是如何在上世纪中叶的政治运动与保守主义分子的群起而攻之之下渐渐消亡的。所谓“三大思潮”,不管是西化派、融合派还是距离派,在我看来,只是文化保守主义阵营内部的争吵。而20世纪中国艺术史真正的三大思潮中,只有文化保守主义获得了空前成功,来自苏联的社会主义现实主义”过去在国内就没有得到过心悦诚服的承认,如今则早已成为新左派批评家反刍的草料,而现代主义的罂粟却像昙花一样烟消云散。但是,它顽固的毒素在被压抑了整整30年以后,终于在80年代中期悄悄绽放。 第二个极端——在我看来是一个更阴险也是更恶毒的极端——就是在90年代以后以发烧似的热度迅速传播的流行性病毒:后现代主义。正如在欧美,后现代主义是无法挑战现存资本主义的情况下左派激进冲动的一种替代性选择(特别参见法国少壮派理论家费里与雷诺[LucFerry and Alain Renaut]对后现代老大师们的反击之作《60年代的法国哲学》[French Philosophy of the Sixties],以及伊格尔顿[Eagleton]的《后现代主义的幻象》[The Illusions of Postmodernism]),中国式后现代主义的盛行也是80年代末中国激进知识分子新启蒙运动受挫的结果,从此,后现代主义立刻成为文化保守主义与新左派的最佳救命稻草,并加速了文化保守主义与新左派在反对现代主义这一点上的同盟,再次完成了对80年代中国现代主义的扼杀(情形与40年代末有着惊人的相似)。 后现代主义是兴起于西方60年代,在70年代达到猖獗的哲学、社会文化与艺术思潮。80年代初,主要由于哈贝马斯[Habermas]的分水岭之作《现代性:一项未完成的方案》[Modernity:An UnfinishedProject]的宣读,西方思想界开始了对后现代主义的强大的批判运动。80与90年代西方人文学科与社会科学的一个主题,可以被归结为现代主义/后现代主义之争。这在思想界表现在伽达默尔/德里达[Gadamer/Derrida]之争、哈贝马斯/福柯[Habermas/Foucault]之争这样的大师级理论交锋中,表现在法国新生代思想家费里与雷诺等对前此20年中拉康[Lacon]、福柯、德里达、布尔迪厄[Bourdieu]、博德利亚尔[Baudrillard]、德勒兹[Deleuxe]与利奥塔[Lyotard]的压倒性后现代思潮的直接对抗上,体现在德国中生代思想家魏尔默[A.Wellmer]、霍内特[A.Honneth]与法兰克[M.Frank]对法国思想的全面挑战中。在批评界体现在希尔顿·克莱默对后现代主义“庸人的报复”(参同名批评文集The Revenge of the Philistines)所作的反击上,体现在哈贝马斯与魏尔默对詹克斯的“后现代主义建筑理论”所作的驳正上,也体现在艺术批评界持久的“沃霍尔[wlarh01]还是博伊斯[Beuys]”的争论中。在艺术运动中,它不仅体现在德国“新表现主义”对美国波普艺术的宣战中,体现在98-99年美国现代艺术博物馆所举办的波洛克EPollock]大型回顾展中(并比较80年代批评波洛克及其高度现代主义的著名论文集《波洛克之后》[Pollocck andAfte门,以及99年出版的“批判之批判”论文集《波洛克:新的取向》[Pollock:New Approaches]),还体现在人们对晚期德朗[Derain]、巴尔蒂斯[Balthus]与莫兰迪[Morandi]的具象绘画的那种持久高涨的热情中。 90年代以来,几个特殊的案例事实上已经宣判了作为一种持续的哲学、思想文化与艺术思潮的后现代主义的死亡,尽管它的某些假设还将产生持久的影响。这也是拙著《透支的想象:现代性哲学引论》(学林出版社2003年版)的结论之一。在这些案例中,“海德格尔[Heidegger]事件”、“保罗·德·曼[Paul de Man]事件”与“索卡尔[Sokal]事件”具备足够的典型性。据说海德格尔是20世纪最具原创性的思想家,只有维特根斯坦EWittgenstein]一人堪与媲美。但是,海氏将希腊的存在本体论、中世纪的神学本体论与现代的逻辑本体论,一视同仁地概念化为“存在一神一逻辑学”[Onto-Theo-Logik]是一种典型的削平论。相应地,他将苏格拉底以后的整个西方历史一律视为“远离神的黑暗”,并于20世纪来到“黑夜之夜将达夜半”的最黑暗时期,也是对西方历史的过分简化的图解(显然是尼采的反启蒙思想“人类历史不是一部进步史,而是一部退化史”的翻版)。由于海德格尔戴上了这样一副哲学墨镜,他就不可能对20世纪现实中的色彩与层次做出区分,从而将国家社会主义、极权主义与自由民主制一律视为“现代性的产物”。在他看来,德国纳粹主义、苏联共产主义与美国自由主义,统统都是“同一回事”。这在某种程度上解释了他在德国纳粹运动中以及在其后的“非纳粹化”运动中的所作所为。“海德格尔事件”的复杂之处固然不容许人们在一个思想家的思想与他的在世行动中做简单的彼此类推,亦即,说海德格尔的思想直接导致了他的纳粹行为,或者说海德格尔一度的行为证明了他的思想是纳粹主义的,这都是不明智的。但是,如果说海德格尔的思想,再宽泛一点讲,德国20-30年代右翼知识分子(海德格尔、容格尔[Ernst Junger]、舍勒尔[Max Scheler]、卡尔·施米特[Karl SChmitt],“汉语学界”右翼知识分子最为心仪的“四尔”)叫嚣着大地、鲜血、战争、种族的非理性主义思潮,与纳粹意识形态之间没有一点关联,那也委实太天真了! 上世纪60年代,基本上由尼采与海德格尔培育出来的法国后结构主义思潮,漂洋过海去到美国后,在美国获得了更为露骨的后现代主义动机。正当美国陷于越战的泥潭而遭致自由民主价值的最大的合法性危机之时,由德里达打头,所谓的“耶鲁四人帮”为后盾的美国后现代主义思潮迅速地在全球漫延开来。其中最著名者,叫保罗·德·曼。此人极其聪明,文笔流畅,思路清晰。其基本观点是,一切文本都是作者袒露与隐瞒的运作,记忆与遗忘的策略。一切阅读都是误读。而写作与阅读则构成作者与读者之间一种揭露与掩盖、设访与投射的游戏。80年代末,从他年轻时期的某些档案材料中,人们发现了他原来是纳粹时期一个积极的反犹主义者。于是,美国大学特别是英文系里那些天真的解构主义信奉者们,突然惊讶地意识到了某个事实:解构主义与罪恶意识的压抑(遗忘)之间的不经意流露的关联。 90年代初,美国的“索卡尔事件”使后现代主义的最后一点美丽幻象也破灭了。索卡尔是一位美国物理学家,他花费了差不多整整两年的时间,处心积虑地炮制了一篇题为《超越界线:走向量子引力的超形式的解释学》[Transgressing the Boundaries."Toward a Transformative Hermeneutics of Quantum Gravity]的诈文,其中充满了常识性科学错误同时却充斥了后现代主义者最喜爱的奇思妙想与时髦术语,并把它投给了美国最著名的后现代主义刊物之一《社会文本》[SocialContext](中国社会科学院的座上宾詹明信[F.Jameson]是该刊的主编之一),结果是,此文被登了出来。尽管这一事件的深远意义远未为人们充分意识到,但是,人们普遍认为,此举表明了后现代主义者的学术水准已经下降到了何种荒唐的地步。 可以并不夸张地说,上述三个事件事实上已经宣告了哲学、文学艺术与社会文化三个层次上的后现代主义思潮的破产。“事件”之所以为“事件”,乃是因为人们在其中倾注了大量热情,因而卷入了无数文献。围绕着这些事件,人们能够组织起纷纭的思绪,从而给予一个时代的精神状况以实体表现的形式。而这个时代精神状况则是:人们对于后现代主义应当被理解为20世纪下半叶西方社会的一种病理症状对一点已经获得了清楚的自我意识。后现代主义以其智性上的反理性主义、道德上的犬儒主义与感性上的快乐主义,即便在最为流行的时候,也没有逃脱西方有识之士的尖锐批判。本书多次提及的哈贝马斯就是这样一位思想家。而另外一些学者,则将后现代主义看成西方高度现代主义[high modernism]的一个反题。现在,走向终点的反题已经失去了昔日的锋芒,一种新的综合开始到来。那就是“后现代之后”:魏尔默与霍内特之坚持现代主义与后现代主义的辩证观,当作如是解。然而,本书作者宁愿坚持一种拓展了内涵的现代主义立场,并认为哈贝马斯的“未完成的现代性”,或贝格尔的“后前卫艺术”的提法更为可取。因为,如果说现代主义是西方现代艺术的正题,那么,贝格尔所说的旨在摧毁现代主义自主原则的“历史前卫艺术”[historicalavant-garde,指达达主义、早期超现实主义与苏俄前卫艺术]才是现代主义的反题。而后现代主义,某种意义上只是欧洲历史前卫艺术(以杜桑[Duchamp]为代表)的延续,某种意义上则是欧洲历史前卫艺术的一个搞笑的美国版(以沃霍尔为代表,参本书所述胡伊森精彩的分析)。因此,导源于对现代性的敏感意识的现代主义,其潜力远未穷尽,而它在遭遇历史前卫艺术与后现代主义的挑战后,反而显出了更顽强的生命力。这就是本书结论中所说的“无边的现代主义”的基本意思。 然而,正当后现代主义在它的原发地已经走向终结的时候,它在中国却获得了始料未及的繁衍契机。与某些论者不同,本书作者并没有简单地将中国式后现代主义归结为学术界与艺术界鹦鹉学舌的结果(所谓“话语的平移”)。后现代主义在中国的传播有着深层次的历史原因,也有着更为具体可感的现实动机。后现代主义的反基础主义、反总体性、反主体性、强调动态过程胜于静态结构,与中国前现代性思维是如此合拍,以至于人们稍加思索就不难从后现代主义当中辨别出中国保守主义者的弦外之音。而它所宣扬的后现代主义视觉美学:非线性几何、不对称、反崇高、散点透视乃至中国园林式“后现代空间”……也与中国前现代性美学如出一辙。不是偶然的是,西方鼓吹后现代主义建筑最起劲的查尔斯·詹克斯先生的太太就是一位研究中国园林的专家。而欧美某些后现代主义“建筑大师”到中国来兜了一圈后欣快地大叫“后现代建筑在中国”,也就不难理解。于是,贫困时代的灾难性混乱、粗野的地方性崇拜与不加克制的复活主义立刻被宣布为后现代性的前卫性。而近年所谓“经济起飞年代”的那些拙劣的伪现代建筑与陈词滥调的现代主义当然不加区分地被宣布为“现代主义的垃圾”。 后现代主义在中国落脚的时候,正是80年代尚未分化的中国知识分子群体的“新启蒙”遭到重创的时候。这赋予了后现代主义在中国的传播以干载难逢的大好机会。由90年代初的北京大学出版的《走向后现代主义》开路,北大与中国社科院一路高歌走向“后现代主义”的文化出版事业大游行:《后现代主义文化研究》、《后现代主义文化与美学》、《后殖民文化批评》,直到蔚为大观的“知识分子图书馆”(似乎只有后现代主义分子才配称得上“知识分子”的称号)。显然,除了迎合文化保守主义的心态,后现代主义太切合新左派的胃口了。在中国的文化保守主义者与新左派眼里,难道还有比批判形而上学的恐怖主义、理性社会的大监狱、西方中心主义的险恶用心、自由民主的乌托邦、全球化的谎言,宣扬身份与差异、文化与价值相对主义的后现代主义更好的东西吗? 与保守主义者忽然从后现代主义中找到了中国前现代性的新的合法性一样,中国的后现代主义者则从西方后现代主义“没有底盘的游戏”(德里达)、“一切皆可”(邓托)、“快乐的虚无主义”(奥利瓦)以及“正经不起来”(苏姗·桑塔格[Susan Sontag])那里,发明了“政治波普”、“泼皮现实主义”、“新文人画”、“玩得就是心跳”、“一点正经没有”,以及各式各样假冒的观念艺术。但是,与保守主义的危险不同,中国式后现代主义的危险并不在于它成了与当下感性全然无关的形式玩物与装饰,而是走到了另一个极端;即不顾一切形式法则与视觉质量的纯粹的观念。西方“历史前卫艺术”的合理因素在于:他们的反形式[anti-form]与反艺术[anti-art]是建立在西方现代艺术史特别是经典现代主义的高度形式主义的正题之上的。这样,前卫艺术的反题才拥有了一定的合法性。而中国式后现代主义在没有任何语境的前提下,一下子走到了反形式的前卫艺术,因此它除了孤零零的个别事件之外,不可能产生真正的文化政治[cultural politics]效应。不仅如此,它的真正危险在于,它以貌似激进的观念掩盖了这样一个基本事实:即中国现代性的先天不健全;并以这种思想的短路形式扼杀了中国当代艺术的现代性诉求。 在本书即将完成之际,我读到了英国著名批评理论家伊格尔顿的如下一段话:“今天在北京大学设有一个后现代研究的机构,中国在进口减肥可乐的同时一起进口德里达。一种需要深入探讨的时间扭曲。殖民主义的进程有助于在好坏两方面剥夺第三世界社会的发达的现代性,现在这个进程让位于新殖民主义的进程,由于这个新的进程,那些部分地是前现代性的结构被吸入了西方后现代性的旋涡。这样,没有继承一种成熟的现代性的岳现代性日益戒为它们的命运,好像落伍造成了一种形式的早熟。一个进一步的矛盾是,在古老与先锋的痛苦张力中,在文化的领域里,再造了一种现代主义艺术的某些经典条件。”(伊格尔顿:《后现代主义的幻象》,第139页)中国是否已经具备了现代主义艺术的经典条件,本书暂且不论。这里能说的是,从意识到我们的参照系的情形——西方现代主义事业的未竟使命及其后现代主义的幻觉——的那一刻起,这种条件就已经在形成之中了。因为,意识的照亮之处,正是救赎的开始之时。本书作者并不自命为这一救赎的努力当中的一部分。我只能满足于在四处弥漫着的文化保守主义与后现代主义大雾中保持清醒的尝试,并且坚信,正如文化保守主义一后现代主义同盟曾经欢呼雀跃地宣布中国可以并且应当绕过现代性直接跃入岳现代性是一场白日梦一样,那种认为后现代主义乃是中国艺术的命运的说法也只不过是一纸谎言。曾几何时,人们是那么醉心于中国可以避开工业化、城市化与社会化的现代性命题直奔信息化、乡土化与社群化的“后工业社会”的美梦,然而,一个越来越被认可的事实却是:中国一向试图绕过去的工业化进程、市场法则、理性化管理、程序合理性、法治原则,乃至于统治的正当性基础,却原来是绕不过去的现代性的硬核!而我们在走向社会的现代化与文化的现代性过程中所遭遇的种种挫折,无不可以追溯到这样一个事实:即我们没有从思想意识到行为习惯上真正确立主体性——黑格尔认为的现代性的本质——的基础地位。回顾中国式后现代主义狂热对“主体性”的嘲笑与“解构”,难道还不让人感到啼笑皆非吗!事实上,文化的中断与意义的失落(我们在处理传统与现代性问题上的曲折与反复)、社会的未分化和并非建立在真正的个体主体性基础之上的社会的虚假团结,以及个性的匮乏,解释了以下社会现实:由于我们在处理传统与现代性的关系问题上的笨拙,以至于“创新”需要被当作一种政治口号由政府来加以提倡;由于我们并没有真正确立起一种自我选择、自我负责的现代性的自律道德的基础,以至于“诚信”居然成为一个“拥有五千年文化的文明礼仪之邦”在遭遇现代市场法则与新型人际关系时的最大问题;由于强大的儒家传统与20世纪极左派集体主义意识形态对个体主义的压抑,以至于“个性”的不健全始终成为中国各种社会现象最有解释力的终极原因:由于缺乏个性,整个社会才循环地陷于各种“群众运动”之中;由于没有个性,整个社会才经常承受着未分化(在某种意义上就是没有多元的价值体系及其相应的多元的生活方式)所带来的巨大压力。以至于,人们可以说,一个庞大的无边无际的来分化社会的海洋(特鄹是农村),为顽固的文亿保守主义提供了源源不断的社会资源;雨一个尚来形成自我意识中心、自我价值定位与自我道德承担的“无中心的”[non-centered]个人。恰恰成了“去中心的”[de-centered]、啕醉迷狂的、“一切皆可的”和不负责任的后现代主义的最佳温床。 本书出版之际,我感到更加有必要感谢徐岱、高力克、毛丹、孙周兴、刘翔诸位先生,他们把我从结束学生生涯不久后的那种心智懈怠与无所事事中挽救了出来。回顾近十年的学术道路,我所取得的每一次转机都与他们在浙大玉泉校区所营造的智性氛围有关。对老浙大的怀念已成为一种珍贵的人生体验。没有一种氛围,一个人什么也干不来。因为你不可能在毫无氛围的情况下凝聚起纷乱的思绪。 在本书的写作过程中,我还有幸前往剑桥大学从事为期一年的访学研究。在此要特别感谢剑桥大学艺术史系主任Dr.Binsky,他的热情好客使我得以自由地使用他们丰富完备的系图书馆和幻灯资料室。而Dr.Alice Mahon的现代艺术史专家与三一学院Fellow的双重身份,不仅给予了我直接的专业指导,而且还让我领略了最古老学院的日常生活气氛。我在剑桥的东道主哲学系则使我第一次感受到了“剑桥名士”们的风采。Dr.Raymond Geuss令人惊叹的慷慨博达与逸情雅致,常常令人如沐春风、豁然开朗。他的个人背景(出身于美国、长期就学与就勃于德国)及其德国思想史的学术背景,让我在一个视哲学基本为数理逻辑的剑桥环境中找到了“知音”。本书的最后体例就是在与他的无数次讨论之后才确定下来的。 其后去欧陆的游历虽然短暂,但至少部分地实现了我从少年时代就开始编织的梦想。艺术在这里 见证了天地人神四方际会、供奉与馈增的游戏(巴台农神庙),见证了古典时代的英雄精神(万神殿),见证了中古时期神明与圣明的在场(“欧洲大教堂”),也见证了文艺复兴时期人性与神性的卓越平衡。置身于欧洲就是徜徉于艺术。置身于欧洲意味着要回答如下问题:艺术之为美的形式如何与艺术之为真理的在场以及艺术之为道德的进盼相互关联?[How an art as the beau tiful form is related to an art as the present of truth and the stageto morality?]置身于欧洲还意味要回答这样的问题:一种伟大的文明如何屹立于地表,以及在这种伟大的文明中,艺术能够扮演何种伟大的角色?欧洲是真理的声音战胜虚无主义的历史本身,是道德的力量战胜犬儒主义的历史本身,是艺术的激情战胜猥琐无聊的历史本身。而这一历史本身又是如此直观地凝固在欧洲的城市建筑、广场、雕塑以及各大博物馆中!我在欧洲的经历使我懂得,一种伟大的艺术如何可能,以及一种伟大的文明最终怎样结晶于伟大的艺术之中!这一信念已经深深地沉淀于本书的血脉中了。 在我感到有必要感谢的人当中,范景中先生的位置绝对位于前列。我深受其思想影响的人当中至少有两人(波普尔与贡布里希)与他的出色工作有关。因此,当范先生询问我可否将此书交给中国美院出版社出版时,我毫不犹豫地答应了。 对写书的人来说,没有比遇到一位好编辑更幸运的事了。周书田女士热情而又高度负责的态度使本书得以最快的速度与读者见面。她不厌其烦地编选与调整大量插图,也使本书严肃的理论面孔变得可忍受了。 最后,但不是最不重要的,我要感谢一直陪伴我左右的两位女士。她们对我的爱怜与纵容是我生活中的永恒慰藉。刚到欧洲时的单身生活使我更加刻骨铭心地感受到了她们在我生命中的位置。她俩的到来使我的生活得以恢复,并着手此书的写作,因此,把它献给她们,理所当然。
作者: 斯舜威著
出版社:东方出版中心,2009
简介: 本书用散文的笔调及美术史论的眼光提纲挈领地梳理了开放30年来中国 美术发展的进程,对期间较有影响的事件、人物、代表作品、重要争论进行 客观描述,避免了纯粹理论书籍的枯燥与刻板,读者浏览全书之后能了解 1978年-2008年30年间中国美术的发展脉络。书中插有80余幅图片,全书语 言平实,文笔流畅,内容丰富,引人入胜,可读性和学术性并重,具有一定 的史料价值。
作者: 顾铮编著
出版社:江西美术出版社,2003
简介:《新锐摄影:实验》中的美国摄影家谢尔曼和戛斯克尔、法国摄影家弗孔等人的作品,都是通过自己精心导演设计的画面,来呈现当代人的丰富的内心世界。通常,人们对于摄影的认识可能会停留在摄影是一种捕捉现实瞬间的手段这么一个层面上。然而,不少当代摄影家以他们的基于个人虚构的精彩表现扩展了对摄影的认识。通过他们的实验,我们发现,虚构其实也可以成为摄影表现的一个重要部分。我们没有理由局限于摄影只是现实的机械复制这么一种成见。 80年代后,摄影的发展已日新月异,国内对国外的了解只停留在50年代至60年代,尤其是实验摄影更是了解甚少,本文既收录了世界现代名家实验摄影作品,又系统对其作品创作的理念、思维模式进行了评论,以求开拓视野,丰富创作思路。
作者: 刘浪主编
出版社:湖南大学出版社,2011
简介: 由刘浪主编的《立体构成》内容介绍:现代设汁教育在我国虽然起步较晚,但从20世纪80年代后半期开始,发展极为迅猛。其中最突出的表现莫过于各类院校纷纷开办设计专业,不断扩大招生规模。原因何在?一方面,设计艺术与社会经济、生活密切相关,能创造生产、生活之美。在我国经济超常发展之下,自然对设计人才有巨大的需求量。另一方面,我国设计艺术起步晚,且长期处于一种模仿和经验型状态,人才积淀薄弱。
Explore the art of the Disney’s animation in the US
作者: 孙立军,马华著
出版社:京华出版社,2010
简介: 《美国迪士尼动画研究》是国内首部历经8年深入探索和研究有着80多年历史的美国迪士尼动画创作专著。《美国迪士尼动画研究》由三个部分、9章构成:第一部分为华特?迪士尼的动画王国,深入探索和研究他从1923年至1966年间的萌芽时期、开创时期、调整时期和发展时期的动画创作历程,共4章。作者用大量翔实数据横向和纵向深入分析,生动具体地介绍了华特?迪士尼在这4个时期的动画创作理论、创作规律、创作风格、创作方式、艺术创新、创作经验和教训、制片策略、经营模式等内容。 第二部分为迪士尼公司动画世界,深入探索和研究从1967年至2008年底的后华特时代迪士尼公司的动画创作和经营之路,由探索期、繁荣期、转型期、迪士尼公司动画发展的挑战与复兴4章构成。 第三部分为迪士尼公司在中国,由1章构成,主要介绍了迪士尼动画的中国战略。 华特?迪士尼一生中不但创作出许多伟大的作品,且有不少失败和奋斗的故事也被世人记住。他终生对动画艺术的独特理解、精湛的讲故事技巧、对影片质量和新技术的追求、不断创新的商业模式、对创作题材的大胆突破和远见卓实、精辟的创作理论,一直是全世界动画新生代尊崇的典范;他那些至今无法被复制的大量动画,一直是观众流连往返的佳片。他是动画艺术精髓的化身。 迪士尼公司后来的掌门人在继承华特?迪士尼的艺术精髓的基础上又有了长足的发展,但同时也经历过几起几落。迪士尼公司在低潮时如何转型扩张?创作方式、经营方式和制片方针又有了哪些新变化呢? 《美国迪士尼动画研究》范围之广泛,内容之丰富,见解之精辟,资料之珍贵,在已经出版的动画著作中实属罕见,真是国内乃至海外动画新人的一大福音!华特?迪士尼和迪士尼公司的丰富创作理论、创作实践、艺术创新、商业模式、成功经验与教训必将成为中国的动画创作人员和高校动画专业学生努力提高素质和创作能力、开阔视野、进行艺术实践、勇于创新的重要养分和动力,成为他们创作出更加优秀的动画作品的风向标。
作者: 周宏智著
出版社:中国建筑工业出版社,2010
简介: 西方现代艺术自20世纪80年代以后才真正进入中国专业人士的视野。 而对于大多数中国人来说,至今仍是一个比较陌生的领域。本书以简短的 篇幅介绍了19世纪中期以来的各种艺术流派,如印象派、后印象派、野兽 派、立体主义、表现主义、未来主义、至上主义、构成主义、风格派、包 豪斯、巴黎画派、达达主义、超现实主义、抽象表现主义等,在编写过程 中尽量做到重点突出、线索清晰,使读者能在较短的时间内,对西方现代 艺术的发展历程有相对完整的了解。 本书适合广大对艺术感兴趣的读者阅读,也适合作为非艺术史学专业 大学生的选用教材。
作者: 梁秉堃著;李滨声绘
出版社:金城出版社,2010
简介: 离奇有趣的小故事——深刻解读北京人艺半个多世纪历史变迁 大演员小角色的背后——再现众多知名老艺术家鲜为人知的往事 以第一人称的视角,通过作者半个多世纪的见闻,勾勒出北京人艺老艺 术家以及当红演员如:曹禺、于是之、舒绣文、朱琳、濮存昕、梁冠华、吕 中等鲜为人知的一面;以及包括周恩来在内的特殊历史人物与人艺的故事, 穿插了人艺的发展,具有很强的史料价值。作者近作《春雪润之》荣获第六 届全国优秀话剧奖,其眼光独到,语言具老北京特色,有很强的可读性。年 逾80的漫画作者李滨声是著名老报人,在业内和读者中,名气大威望高。
作者: 钟训正[绘]
出版社:中国建筑工业出版社,2011
简介: 在我学习绘画的最初阶段,常急于求成,专仿一家的风格,虽稍有成效,毕竟根底浅薄,拔苗助长之法终难成器。后来在杨廷宝等前辈的告诫下,深深领会到年青阶段不宜囿于某种专一的风格,不给自己预设框框,而应去多方探索,以求自然地水到渠成。我也意识到在人生的道路上要取得明显的进步与成就,绝非靠机缘凑巧和一蹴而就,必须付出巨大的努力。成功不骄,失败不馁。记得李汝骅老师曾说过, 人生在业务上的进展犹如要攀升若干高原。每攀登一高原必须经过艰苦的努力,戒骄戒躁,有所创新。如果墨守成规,陶醉于已有的成就而不思进取,就只能在这一高程徘徊,不可能更进一步地提升。刻苦努力是取得进步的基本保证,但又不是绝对的。我们得知曾有一系友,热爱绘画并稍有建树,但因性格自闭,不与他人交往,闷头苦干了几十年仍依然故我,毫无进展。听人赞扬之辞固然可激励自己,但若因 之而据此自傲、忘乎所以就止步不前了。因此不是光靠努力就能提升水平的,一定要倾听不同的评议,哪怕是刺痛心扉的逆耳忠言。如果虚心以待、反躬自省,将会使人茅塞顿开,可能成为进入更高境界的契机。“听君一席话,胜读十年书”,有时何止十年。以上说的是要多画、多听,还有一个关键是多看。多看优秀作品方能提高赏鉴力,才知道山外有山、天外有天,才知道学无止境;多看优秀作品可知自己的不足,知不足而有所追求,才有可能进入更高的境界。“眼高手低”原是一句贬词,其实它深含成功的真谛。“眼高”才有目标,才有动力,然后以“手”跟上。眼不高具有一定的盲目性,不知好歹,手高手巧又有何用?何况手巧总离不开见识多。带着问题多学多看也是很有效的学习方法。在绘画实践中,对某方面的表达难免有些不顺遂之处,针对此事,学习前人的处理办法也可收事半功倍之效。 本书的第二部分为20世纪70年代末80年代初所作的设计资料速录。“文革”中不许接触业务,过去积累的设计资料又尽毁,“文革”之后百废待兴,但因业务荒废已久,不得不抄录资料来充实自己。当时没有复印机,设计资料的搜集全靠徒手抄录。使用的工具极其有限,铅笔本属最简单的工具,但保存不易,当时也没有现在的固定液。钢笔画又过于细腻,全靠细密的笔触组织来表现质感、层次、明暗浓淡等,画幅大小又受到限制,因此当时采用了自己稍加改造的工具——塑料笔。笔尖是一根直径2mm、长2cm可渗透墨水的半硬塑料杆,笔胆管内装海绵体的泡沫塑料,墨水必须是不凝固、无沉淀、不带胶、不褪色的,我用的是普通的蓝黑墨水。墨水装足时,在海绵体内是不会流动的。为了使笔触有浓淡和枯盈之分,可移动海绵体。办法一:竖直笔杆,笔尖向上,往下敲击,海绵体将往下缩而脱离笔尖,所画的笔 触将转淡或枯。反之,如往笔头方向敲击,海绵体将与笔尖紧密接触,墨色将转浓。方法二:如海绵体因墨水饱满而不易移动,可将海绵体先剪去一段,使其在胆内有活动余地。塑料笔这种笔触有浓淡枯盈的效果是一般塑料笔和钢笔所不能达到的。 我抄录这些设计资料时力求快、准和简练,这也是我做设计草图时所遵循的作图原则。这些资料的抄录既在绘图技巧上锻炼了自己,又留下了对该设计的深刻印象。20世纪80年代中期有了复印机以后,搜集资料快速得多,尽管我复印了近万张资料,总不及手绘来得印象深刻。
作者: (俄)库克雷尼克塞绘图
简介: 本书选录俄罗斯文学大师契诃夫的40篇小说的精彩片段,每篇绘有两幅插图,一为素描,一为线描,凸显出小说内涵,再现了小说的生动场景和人物形象。插图作者库克雷尼克塞为三位俄罗斯优秀插图画家和漫画家的笔名。小说片段除署名的八篇为蓝英年新译外,皆采录汝龙译文。“原序”取自《库克雷尼克塞为契诃夫短篇小说所作插图》一书,希望为读者提供有助于理解这些插图的背景资料。 库普里亚诺夫,克雷洛夫和索克洛夫(库克雷尼克塞)三位画家在1940年至1941年间,第一次为契诃夫作品画插图。库克雷尼克塞是讽刺画和漫画的大师,在这两年中,把全部精力都用来为契诃夫作品画插图。先从那些同他们创作风格接近的作品入手。画家创作出一系列深刻而有力的插图。既为那些洋溢着快乐和引人发笑的契诃夫的幽默小说(《阿尔比昂之女》、《外科手术》、《马姓》)画插图,也为契诃夫继承果戈理和谢德林传统的讽刺小说(《变色龙》、《普里希别叶夫中士》、《套中人》)画插图。德国法西斯侵入后,人民的和平生活被暂时打断,形势迫使画家投笔从戎。 这时期人们似乎没有心情阅读古典作家的作品,可恰恰是在严峻的战争年代,人民产生了阅读祖国文学大师的强烈兴趣。人们怀着激动的心情,一遍又一遍地重新阅读普希金,托尔斯泰,高尔基和契诃夫的作品。这些文学大师的创作成为民族文化的骄傲。正是在战争年代,契诃夫小说的插图本第一次出版,插图的作者便是库克雷尼克塞。
作者: 陈振濂著
出版社:西泠印社出版社,2008
简介:《国画形式美学的展开:大学中国画艺术形式与技巧的专业训练系统》主要内容:中国画教学理论研究,始终难以避免一个两难的尴尬处境:一方面,我们有全国八大美术学院的中国画系,有些美术学院的办学历史至少有80年之久,至于各种艺术学院,或师范大学艺术院系的中国画系科,更是各展所长、群芳争艳,这是指“教”的培养体制方面;另一方面,则是每年毕业的本科生、研究生中,不乏出类拔萃的佼佼者。有些五六十年以前美院的毕业生,现在已是画坛大师、泰斗级人物。既有人才的辈出,当然也可以代表“学”的成功率或曰效果方面的成绩。既如此,则当代中国画教学本身,好像应该不存在什么疑问,有“教”有“学”,还有什么可赘言的? 但如果从科学的立场上看:我们对当代中国画教学的现状又非常不满意。它也有几个同样重要的指标:比如,大量的大学中国画教学活动过程,其实质是画家个人绘画技术经验传授的过程。不但是关于“学术”的中国画学、画史、画论这些纯理论的课目,越是专业程度高的美院中国画系,反而越不重视,即使是单纯的技法、临摹、创作等实践类课程,在教育过程中也是凭个人经验而为之——个人经验当然有它合理的构成要素,但在大学的授课过程中,只考虑教师个人个性化技法经验而忽视作为通用性的“基础性技法规则”,这显然是太接近于职业技术学院或专业画院师徒授受的类型,而缺乏作为大学应有的风范与综合能力培养的教学目标。其实,真正的大学层面的中国画教学,即使是技法的教学,也必须以“学科”理论作为前导,按规范、原则、原理讲解与示范,而不是以个人理解或个性技法经验简单传授为基准。由是,真正的中国画教学在大学层面被确立,应该以一整套具有教育学意义(它包括教学思想、课程大纲、教材与教学法、教师教案、教学效果测评体系等内容)的有形体系来体现。但在目前,仅仅以名画家来充任教师,忽视或轻视教师的教育学知识的培养与运用的现实情况下,这一整套规则的确立有着特殊的困难。
作者: 孙明编著
出版社:人民美术出版社,2009
简介: 本书呈上的作品来源于大连校区新的教学体系基础教学部和专业课程工作室的学生作业,作者都是被称作80后甚至90后的新新人类。但只要从专业的视角出发·我们不难从中领悟到崭新观念中显现的传承和底蕴。身为教师·面对青春飞扬的他(她)们和他(她)们的作品,我们的感受表达只能借用诗人的浪漫语言:“面朝天海奏明花开。”
作者: 吕澎著
简介:本书是第一部系统梳理和呈现20世纪中国艺术进程的学术著作,作者凭借其多年来对20世纪中国艺术的耳濡目染和独特的历史观,在占有浩繁资料的基础上,从中国近、现、当代历史这一纵轴和西方艺术对中国艺术家的影响这一横轴全面切入对20世纪中国艺术问题的研究。留学运动、西学教育、传统主义者对西方艺术的态度、特定历史背景下艺术的政治化倾向、20世纪40年代到70年代中国大陆艺术的基本样貌以及同时期港台艺术与世界文化共同体的联系、作为当时思想解放运动一部分的80年代艺术和努力融入“全球化潮流”的90年代艺术等等,在本书中都有着精彩的叙述。在“史”的框架中,本书还兼顾到不同艺术流派、艺术团体、艺术批评和艺术事件之间的互动,试图在政治、经济与文化的巨大变化中,呈现出艺术家观看世界的不同方式,为读者提供了一个关于20世纪中国艺术史的完整框架。
Infantization:the new power of contemporary Chinese art
作者: 张晴编
出版社:上海人民美术出版社,2010
简介:《果冻时代:中国当代艺术新势力(英文版)》内容简介:这青春的“甜”被如此这般地打包在一起,被一种生活的生态“凝冻”存起。这是80后的代,未曾经历过社会的深重变迁,却不断经历着急骤迭换的消费形态,未曾遭遇重大的人生变故,却反复遭遇着被设计和被寄予重望的青春叙事未曾面对土地和废墟的沉重,却始终面对刻意的溺爱和被这种爱溺成的浮游与虚空:未曾亲尝过磨难岁月中个体生命之苦,却命定要亲尝平稳年代那特有的集体性青春的异样的“甜”。现在,他们将这种集体性的青春反刍成粘稠而透明的胶质,将尚未完全开启的个体生命如鲜活的青果般包在其中,凝冻在其中。带着卡通襁褓的青涩,带着早熟与迟悟相错叠的体征,带着被强化的青春整体性的时尚光彩,“果冻一代”迅速制造着一个“果冻时代”。
作者: 于洋,张晓韩主编
出版社:北京理工大学出版社,2009
简介:《色彩构成》讲述了:20世纪80年代初,中国真正的现代艺术设计教育开始起步。90年代末期以来,中国现代产业迅速崛起,在现代产业大量需求设计人才的市场驱动下,我国各大院校实行了扩大招生的政策,艺术设计教育迅速膨胀。迄今为止,几乎所有的高校都开设了艺术设计专业,艺术类专业已经成为最热门的专业之一,中国已经发展成为世界上最大的艺术设计教育大国。但我们应该清醒地认识到,艺术和设计是一个非常庞大的教育体系,包括了设计教育的所有科目,如建筑设计、室内设计、服装设计、工业产品设计、平面设计、包装设计等,而我国的现代艺术设计教育尚处于初创阶段,教学范畴仍集中在服装设计、室内装潢、视觉传达等比较简单的设计领域,设计理念与信息产业的要求仍有相当的距离。
作者: 丁聪著
出版社:五洲传播出版社,2004
简介:由于画漫画是业余的,这本书中漫画只是一部分,其他部分涉及插图、封面设计、舞台设计及早年的素描、人像等。 本书的编辑是以时间和事件为主线:青年时代;抗日战争时期;反内战时期,建国初期;北大荒时期;“右派”平反到“文革”结束;80年代以后。 国为是谈一辈子的绘画生活,所以免不了有些老画,但50年代和1998年以后则是全新的,即未出版过的。50年代,一是画得少,二是稿子都丢失了,此次承李辉同志借给的50年代的“新观察”才发现了部分。
作者: 顾建勤,童小珍编著
出版社:光明日报出版社,2005
简介:《永远的邓丽君——纪念特辑》必听理由:在很多人心目中,邓丽君是中国有史以来最成功的女歌手,她将永远拥有这一地位。她的魅力就蕴涵在那甜蜜的嗓音和极富感染力的演唱中。该专集是从邓丽君演唱的无数优美的歌曲中精选出来的,是百听不厌的天籁之音。 邓丽君(1955年1月29日~1995年5月8日): 英文名TERESA TENG。中国有史以来的最具影响力的女歌手。被尊为华人第一代歌后。邓丽君一生作品甚多,代表作有《甜蜜蜜》、《夜来香》、《小城故事》、《我只在乎你》、《何日君再来》、《月亮代表我的心》、《路边的野花不要采》等。 邓丽君获得的主要奖项:1977年成为“香港第一届金唱片颁奖礼”金唱片得主:1978年个人大碟《邓丽君GREATEsT HITS》及《岛国之情歌——第三集》同时获香港第三届金唱片奖; 于日本以《东京夜景》获得“正顽张中赏”;1980年“香港第四届金唱片颁奖礼”上,同时有三张大碟获白金唱片奖;荣获台湾金钟奖“最佳女歌星奖”;1982年干香港举办个人演唱会,推出《邓丽君演唱会》双唱片,面世即成为白金唱片:1983年重返日本推出《偿还》专辑获得无数奖项:其中包括“年度有线大赏”、“最受欢迎歌曲赏”,更被提名角逐”日本唱片大赏”之“最优秀歌唱赏”。1985年在日本凭借新歌《爱人》连续14周蝉联日本广播“点唱流行榜”冠军,并再夺“有线放送大赏”,同时在日本乐坛创下两项历史记录;1986年单曲《任时光从身边流逝》蝉联日本年度有线电视大赏唱片欣赏: 《永远的邓丽君——纪念特辑》除了收录了《甜蜜蜜》、《夜来香》、《小城故事》、《我只在乎你》、《何日君再来》、《月亮代表我的心》、《路边的野花不要采》等邓丽君经典名曲外,还重温了1978年香港演唱会原音原影,香港电视台演出内容及香港歌友会珍藏的首次公开的8mm影像,收录邓丽君日本原宿自宅专访。耗时10年,全球搜索,内容相当珍贵。 随手翻开这张《永远的邓丽君——纪念特辑》的封面,看见的是一个清纯的圆脸美女,烫着一头卷发。于是,卷发就成了美,烫发就成了时尚。凡有华人处,便有人能吟唱邓丽君的歌。20世纪70年代末、80年代初,在祖国大陆,当一群的确凉衬衣扣到下巴,头发梳成板刷,扎着宽大军裤的青年,走在冷冷清清的街道上,忽然邓丽君的歌声闯进了耳朵,一代人的梦就在甜美的歌声中开始放飞。“你问我爱你有多深?我爱你有几分?你的情也真,我的爱也真,月亮代表我的心……” 邓丽君的歌声从唱片里传出来,就像那温婉清丽的月光,一下洒满整个干涸的大地,并慢慢地浸入一代人的内心。 余音袅袅,绕梁不去。清丽可人的面容、甜美圆润的嗓音和雅致脱俗的气质如此让人迷恋。邓丽君以一代甜姐的形象,成为许多人心中的偶像。邓丽君的歌珠圆玉润,有着民歌的底蕴,清甜却不生腻。在她的歌中,其实还有着一种若有若无的靡靡之音,有着微微颓废的旋律和忧伤,这在别人唱来,可能就会唱成后庭曲。例如30年代上海滩五大歌后之首,有着“金嗓子”美称的周璇,在唱《何日君再来》这首歌时,倚在旧上海小弄堂的一扇破窗前,咿咿呀呀的,留给人们的就是一个受尽压迫与欺凌的歌女形象。但此歌一经邓丽君翻唱,从她那略带沙哑的嗓子流出的,却是一曲如银月色遍洒大地的甜歌。即便找得着忧伤的影子,那忧伤也是藏在一片深情的背后。 如今街上的女人们越来越妖艳,越来越性感,古典情怀的情人几近绝迹了。清纯而又略带伤感的邓丽君是男人们心中挥之而不去的梦。在80年代,邓丽君的歌带着她的美好形象,传遍整个世界的华人区,并在一眨眼间就成了大众情人。 作为情人,邓丽君的人就如她的歌,温婉而忧伤,其中暗含着软弱与固执。邓丽君最初与台湾岛内一郭姓富商之子相爱,当两人拟修百年之约时,却横遭对方家人干涉。男方家人担心娱乐圈的绯闻将会辱没家门,仗着富甲一方的家业,坐在用黄金砌成的门槛上,列出一二三四之条件,要邓丽君从此告别舞台,放弃歌唱事业,婚后一心相夫教子。合则娶,不合则散。邓丽君因为其性格中的软弱一面,任爱情如流水般,从指缝间悄然流走,即便有淡淡的忧伤在怀,也是万般地无奈。就像她在《恰似你的温柔》一歌中所唱的那样:“让它淡淡的来,让它好好的去,就让一切走远……”音乐剧《但愿人长久》: 时光如白驹过隙。一晃儿,邓丽君安眠台湾宝金山“筠园”已整整1O年了。2005年是邓丽君诞辰50周年的日子。“百年强半”,如果邓丽君依然留连于舞台上,那她半百的姿容,肯定风采依然。 10年,邓丽君的歌迷们的纪念活动从未消减。纪念已故的台湾歌手邓丽君的音乐剧《但愿人长久》,2002年7月底起,已在香港公演。经过多场的女主角甄选活动,向小乔、李小洁和彭羚三人胜出,分别饰演邓丽君的童年、少女及成年三个阶段,动情演绎邓丽君那美丽而短暂的一生,一时传为蛊事。
作者: 摄
出版社:中国旅游出版社,2006
简介:本书是《与摄影名家同行》系列之一,以精彩的图片和详实的文字,向读者介绍了作者赴柬埔寨的所见所闻。柬埔寨位于亚洲东南部的中南半岛南部。东部和东南部同越南接壤,北部与老挝相邻,西部和西北部与泰国毗邻,西南濒临暹罗湾。柬埔寨有20多个民族,其中高棉族占80%,此外为占族、普农族、老族、泰族、斯丁族等少数民族。佛教为国教,80%以上的人信奉佛教。占族多信奉伊斯兰教,少数城市居民信奉天主教。
作者: 李元摄影机构编著
出版社:电子工业出版社,2013
简介:李元摄影机构编著的《风光摄影——不能不拍的80个题材》是从风光摄影最常见的拍摄题材出发,谈到了15种山水风光题材、15种气象风光题材、15种田园树林题材、10种沙漠草原题材、15种城市及古镇题材和10种花卉题材的详细拍摄技法。
Rock records:the album cover art since 1981
作者: 段书佩主编
出版社:哈尔滨出版社,2011
简介:《滚石30:1981~专辑全记录(大陆唯一豪华珍藏版)》 《滚石30:1981~专辑全记录(大陆唯一豪华珍藏版)》内容简介:回望风雨三十载每个人心中都有一块滚石每一首歌都藏着一段青涩回忆,每一个人都能找 到一首关于成长的主题歌。在我们的年少记忆里,那个黄色箭靶的唱片LOGO,曾代表了最通俗的对于音乐好坏的认可。60后邂逅了罗大佑、李宗盛、潘越 云;70后邂逅了周华健、张国荣、魔岩三杰;80后邂逅了陈升、任贤齐、莫文蔚乃至张震岳、五月天。 你听到了吗?在我们的歌里,最好的部分是自由。献给所有与滚石一起成长的灵魂! 30年代表什么?从1981年到现在,1500张印着黄靶标签的专辑,包含近1500位滚石人的青春热情与梦想、属于你我的青春故事以及跨时代的集体回忆和生活态度。 《滚石30:1981~专辑全记录(大陆唯一豪华珍藏版)》收录了滚石唱片自1981至今共计1200多张专辑封面图片,百张珍贵从未曝光过的艺人宣传照片、 新闻资料、幕后拍摄制作花絮照片;珍贵绝版1976年及之后所出版的滚石杂志封面和内页;李宗盛、陈升歌词及传真手稿;滚石1986快乐天堂演唱会企划手 稿;过往滚石员工所提供珍贵工作证、历史照片、滚石文具、滚石相关商品等历史宝盒;以及滚石大事记。 [名家推荐] 拿到一本《滚石 30:1981~专辑全记录》,翻着看,还真能从里面找出青春的记忆。里面全是封面和照片,30年人家出了一千多张专辑,要是全放在唱片架上,看上去都很 壮观。华语地区流行音乐的巅峰,除了滚石,也没有第二家了。近600页厚厚一本,值得收藏——尤其是对听卡带唱片过来的人来说,你们该有一本。 ——著名乐评人 王小峰